Micromuseo - Bitácora

jueves, 22 de agosto de 2013

SOMBRAS COLONIALES: Nueva exposición de Micromuseo en la Universidad del Pacífico


Esta noche Micromuseo inaugura, en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, una exposición provocadora. Bajo el título de Sombras coloniales: trabas para imaginar la comunidad, Gustavo Buntinx y Víctor Vich asumen el reto curatorial de reflexionar los modos en que el arte contemporáneo aborda los temas aún pendientes de inequidad en el Perú súbitamente enriquecido por la revolución capitalista de los últimos años. Este proyecto –que conocerá versiones más amplias– se presenta ahora mediante la revisión de la obra de cuatro artífices puntuales: Roberto Huarcaya, Eliana Otta, Adriana Tomatis y Moico Yaker.

El evento se inicia a las 19 horas, con la presentación del libro de mismo título principal, publicado por la Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales con cerca de veinte ensayos de autores diversos, editados por Gonzalo Portocarrero. Entre los artículos se encuentran, por cierto, sendos aportes de los curadores de esta muestra, incluyendo el estudio que hace dos años sirvió de soporte a otra exposición de Micromuseo, Ejército rosa: la feminización de lo marcial (considerada entonces entre las diez mejores del año 2011 por Manuel J. Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía de Madrid, en una encuesta publicada por la revista internacional Artforum).

A continuación reproduzco –ligeramente modificado– el texto del catálogo publicado para esta ocasión:


Roberto Huarcaya  
Playa pública - Playa privada
2009
Fotografía en impresión digital sobre papel
260 x 60 cm
Propiedad del artífice


SOMBRAS COLONIALES
Trabas para imaginar la comunidad
Gustavo Buntinx / Víctor Vich

El Perú se encuentra inmerso en una nueva oleada de modernización capitalista: el mercado se expande de maneras impresionantes y la movilidad social ha dejado de estar encasillada en una estructura que limita los ascensos. Sin embargo, todavía nos encontramos muy lejos de articularnos como nación o comunidad imaginada, por utilizar la célebre fórmula de Benedict Anderson: la imagen todavía negada entre nosotros de un colectivo de ciudadanos iguales, con los mismos derechos y responsabilidades.

Hay, así, algo de una vieja historia que no consigue destrabarse, que se repite como un karma y continúa jugando un papel importante en nuestra sociedad. Aunque tiende a generalizarse un nuevo horizonte mesocrático, con excesiva frecuencia persisten en las interacciones entre los peruanos los antiguos vicios de la desigualdad extrema, las prácticas tutelares, el racismo (tradicional o invertido), la manía jerarquizadora.


Como parte de una investigación mayor, esta muestra procura indagar en algunas de las maneras en que el arte contemporáneo acusa esos golpes. Se concentra para ello en el trabajo de apenas cuatro de los muchos artífices que intentan hacer ver lo que la inercia cotidiana nos invisibiliza. Nuestras comunidades inimaginadas.


Las obras reunidas dan cuenta de las brechas que impiden la construcción de relaciones más justas entre nosotros. Mediante la utilización de diferentes recursos estéticos, las composiciones que aquí se articulan ponen en evidencia lo ya evidente pero por lo general negado en los registros sensibles y políticos de la interacción cotidiana. Esas ocultas sombras coloniales que amenazan las liberaciones últimas de nuestra (post)modernidad vehemente y legítima. Restos ominosos de una tradición pretérita pero viva, mediante la que algo del antiguo orden se prolonga y procura reproducirse en nosotros.


Moico Yaker
Servidores (elementos de la picto-instalación La tuya, la mía, la nuestra)
1998
Óleo sobre madera, marco de madera recubierto en plata repujada:
medidas variables
Propiedad del artífice

A veces con marcas de profunda ambivalencia, que son también las de la incierta definición social de la que muchos artífices provienen. La figura del trabajo doméstico es en ese sentido incisiva, por la intimidad incluso afectiva con que ella encarna la diferencia social. Como en los emotivos retratos de los servidores de sus padres con que Moico Yaker ensaya en 1998 un angustiado testimonio personal y una amorosa reparación simbólica: aunque pequeños, todos los cuadros exhiben esos marcos de plata repujada cuyas reminiscencias coloniales sirven hoy para exaltar imágenes de devoción religiosa o sentimental. Connotaciones también presentes en los distintivos de servidumbre y oficio que cada retratado porta como su particular atributo, a la manera de santos cristianos identificados por los instrumentos de su martirio en la pintura virreinal. El mozo con la servilleta al brazo, o el chofer ostentando con resignación el auto ajeno entre sus manos. Y la lavandera inmersa en la sobredimensionada batea cuyas aguas turbias parecen haberse llevado hasta sus deslavados rasgos.
Moico Yaker
Lavandera (elemento de la picto-instalación La tuya, la mía, la nuestra)
1998
Óleo sobre madera, marco de madera recubierto en plata repujada:
31 x 31 cm
Propiedad del artífice
Adriana Tomatis Souverbielle
Te invito a mi fiesta
2008
Óleo sobre tela: 190 cm x 140 cm
Colección Fundación Euroidiomas

En contraste con esas semblanzas únicas, diminutas pero individualizables hasta con nombre y apellido, entre 2006 y 2008 Adriana Tomatis reinterpreta en grandes cuadros el anonimato uniformado de las nanas, en compañía a veces de los niños confiados a su custodia. Identidades desdibujadas incluso pictóricamente por un tratamiento formal que desvanece a la vez que estetiza esas presencias silenciadas de la intimidad doméstica. Una articulación compleja de sentidos plásticos y conceptuales, subrayada por títulos inquietantes como Prueba de color o Blanco sobre blanco. O incluso La otra, en alusión explícita a una secuencia fotográfica de Natalia Iguíñiz muy asociable a los temas de esta exposición.

Tomatis es también la autora de Panic Room (2009-2013), una punzante secuencia de dibujos y acuarelas que transfiguran a un lenguaje arquitectónico la presencia ubicua de casetas más o menos improvisadas para los servicios informales de seguridad callejera que se multiplican en Lima: nuestra gran ciudad capital, patéticamente desprotegida por la incompetencia y corrupción de la policía, y en general de casi todo aparato estatal. Es esa precariedad la que estos esquemas ironizan, con una agudeza acentuada por la belleza buscada en la expresión plástica.


Adriana Tomatis
De la serie Panic Room
2009-2013
Dibujo y acuarela sobre papel: 27.5 x 21.5 cm 
Propiedad de la artífice


Eliana Otta
De la serie Señores de la intemperie
2013
Fotografía en impresión digital sobre papel: 114 x 114 cm
Propiedad de la artífice

Desde hace algunos meses Eliana Otta opta por una estrategia formal opuesta al abordar la misma problemática mediante ocho fotografías deliberadamente anodinas: apenas registros desangelados de los maltrechos asientos que se les suelen proporcionar a los vigilantes privados de las calles en los atemorizados barrios de nuestras clases medias. Un resto de lo doméstico que aflora en el espacio público para golpearnos políticamente desde el encuadre concentrado de estas tomas. Esas sillas –viejas, rotas, incómodas– se nos revelan así como un intento conmovedor de llenar el vacío del Estado, pero también como una evidencia adicional de la precarización del trabajo, de sus condiciones todavía lamentables en algunos contextos de nuestra prosperidad reciente. El título podría decirlo (casi) todo: Señores de la intemperie.

Pero todo logrado desde la re-presentación no de los individuos sino de los instrumentos laborales que los redefinen. Imágenes que desde ese descentramiento rechazan la estética casi publicitaria, hoy tan en boga, de “incluir” al personaje popular, convertido así en tarjeta postal. Por el contrario, el sujeto no aparece aquí por ningún lado, pues se trata más bien de enfrentarnos al carácter perturbador del propio objeto. Estas sillas –que nunca encontraríamos al interior de las casas que ellas resguardan– comienzan a hablar por sí mismas. Y su decir apunta a algo que la hegemonía oculta o minimiza. La inestabilidad que ese orden genera y que, paradójicamente, al mismo tiempo lo sostiene. Y la manera incómoda en la que algunos siguen siendo colocados como vasallos en las fronteras del propio proceso modernizador.


Sobre esas –y otras– fronteras nos hablan también dos impresionantes fotografías de Roberto Huarcaya. De la manera más explícita posible, pero no menos poética por ello. A esto contribuye su formato panorámico y en extremo apaisado, que sin embargo apunta a la horizontalidad deficiente en la sociedad peruana: el elemento decisivo en ambas tomas es un eje central y divisorio marcando siempre el centro de la composición. En la primera imagen (2009) se trata del muelle que separa, como una muralla virtual, la playa exclusiva del club Regatas de las orillas populares de Agua Dulce y Pescadores. En la segunda toma (2011) tenemos la muralla literal –incluso con alambre de púas– que impide el tránsito de las barriadas populares de Pamplona Alta a los condominios cerrados de Las Casuarinas.

En ambos casos la desigualdad es planteada mediante equitativos términos visuales. Izquierda y derecha mantienen su proporción y simetría para la revelación de miserias y opulencias ordenadamente distribuidas. Y segregadas: áreas fronterizas impedidas de convertirse en zonas de contacto.

Fronteras tanto simbólicas como fácticas. A pesar de la innegable movilidad económica y la porosidad social crecientes, obras como las reunidas en esta exposición insisten en los elementos de inequidad que aún persisten. Los restos de la gran división y fractura que constituyeron nuestra sociedad hace ya centurias. La colonialidad supérstite. 


P.D.: Atención al punctum sutil en el virtual díptico de Huarcaya. El punctum secreto: entrecortado sobre los cerros a la extrema derecha de la primera fotografía –Playa pública - Playa privada– asoma el perfil del edificio en el que el autor vive con su esposa y con sus hijos. Casi una atalaya para la contemplación cotidiana de las simétricas asimetrías que su cámara ahora registra de manera inversa. La mirada vital del artífice desdoblada, desconstruida, en su propia mirada tecnológica.

Y social. 

Roberto Huarcaya
Pamplona - Casuarinas
2011
Fotografía en impresión digital sobre papel: 260 x 260 cm
Propiedad del artífice

lunes, 19 de agosto de 2013

ANTE LA MUERTE DE KEVIN POWER

Kevin Power, en 1999. / HERMINIA SIRVENT

De madrugada y a vuelatecla, asumo la penosa necesidad de acusar el golpe de la muerte de Kevin Power, curador y crítico anglo-español, fallecido hace un par de días, sin alcanzar los setenta años de edad. Conocí de cerca la generosidad de su ánimo y la apertura de sus criterios. Me impresionó además su actitud por lo general amable y apacible –hasta donde pude percibirlo– en una escena artística demasiado conflictiva.

Mucho para narrar, pero a partir de las experiencias esporádicas que me tocó compartir con él en Lima y también en España. Cedo por ello la palabra a quienes tienen opiniones mejor construidas. En particular Simón Marchán Fiz, el notable historiador y teórico, quien acaba de publicar en elpais.com el siguiente y sentido obituario.


'IN MEMORIAM'
 Kevin Power, experto en arte contemporáneo

"Kevin Power, crítico de arte bien conocido, ha fallecido el pasado viernes en Santander a causa de un ictus que no fue capaz de superar. Ensayista, poeta, comisario de exposiciones, traductor y editor, era de origen británico (1944, Gravesend, Kent), pero nacionalizado español. Siempre fue activo, una persona enterada en el mundo del arte y humanamente querida por todos aquellos que lo hemos tratado. Por todo, guardaremos de su persona y obra un recuerdo imborrable. Además, la ingente labor realizada en los diferentes ámbitos, le hacen acreedor de nuestra gratitud y reconocimiento, al igual que sucede en su proyección a otros países de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y, recientemente, del Lejano Oriente.

Kevin Power se integró en el mundo artístico español en la década de los ochenta cuando arreciaba el renacer de la pintura. Desde entonces, sus análisis resaltan tanto por sus saberes como por una enorme intuición, reforzada por su sensibilidad poética. Siempre nos ha sorprendido, además, por la pertinencia y convicción de los juicios que emitía, adobados con una gran independencia de criterio.
Tras ampliar estudios en Estados Unidos, sus contactos con España se iniciaron a título personal y como lector de inglés en las Universidades de La Laguna y Valladolid y desde 1981 en su condición de catedrático de Literatura Norteamericana en la Universidad de Alicante.

Desde entonces participó de un modo destacado no solo en la vida universitaria, sino en el mundo del arte. Tanto como subdirector de Conservación, Investigación y Difusión en el Reina Sofía o como asesor de Cultura en la Junta de Andalucía y en varias ediciones de la feria de Arco. No obstante, sus compromisos con la institución de arte estuvieron ligados con los comisariados realizados en el MINICARS, el IVAM, MEIAC, el Centro de Arte Contemporáneo de Castellón, Carmen de Sevilla, etcétera, de artistas españoles como Palazuelo, F. García Sevilla, J. Uslé y extranjeros como J. Schnabel, J. Lee Byars, así como en exposiciones colectivas. Algunas tan celebradas y al mismo tiempo discutidas como Cota Cero y otras dedicadas al arte chino, cubano, mexicano, y las artes de variadas procedencias en la época de la globalización en Los Ángeles, Puerto Rico, América Latina y Filipinas.

Igualmente, sobresalen sus ensayos sobre artistas que nos son tan familiares como Barceló, Broto, V. Civera, Delgado, Navarro Baldeweg, Quejido, Pérez Villalta, J. Uslé, los alemanes Lüpetz y S. Polke, etcétera. Pero no menor relevancia tuvieron sus colaboraciones en revistas de arte, pensamiento y poesía como Arena, Poesía, Revista de Occidente o Flash Arte, Frieze, Third Text o Figura, tan ligada a su estancia en Sevilla. Kevin Power fue igualmente autor de incontables libros y ensayos sobre el arte y la poesía. Bastará citar Una poética activa (1976), Una imagen profunda (1984), Conversaciones con pintores (1986), Geometría y visión (1996), Textos críticos del nuevo arte cubano y Pensamiento crítico en el arte latinoamericano (ambos de 2007).


Era un inteligente conversador, un crítico sagaz y, sobre todo, un amigo. Durante los últimos años ha puesto en marcha, en colaboración con su compañera Mónica Caballas, Pisueña Press, un proyecto editorial bilingüe desglosado en dos colecciones. Una, White Wine Press, centrada en escritos de artistas que versan sobre asuntos más allá de su propia obra, y la segunda: Conversaciones en la cabaña, dedicada a una reflexión nada apresurada de ideas de toda suerte con sus interlocutores. Unas conversaciones que están sin duda inspiradas en el remanso de paz y tranquilidad que se respira en el paisaje idílico de la montaña pasiega, en uno de cuyos enclaves más pintorescos transformó esta conocida tipología popular en residencia permanente. 

Precisamente, en nuestro último encuentro el sábado pasado me comentaba entusiasmado todos sus planes, cada vez más centrados en el desarrollo de este proyecto editorial, así como a extender sus actividades en el mundo sin fronteras de las artes en la época de la globalización. A muchos de nosotros se nos ha ido un gran e inteligente conversador, un crítico sensible y sagaz, pero sobre todo un querido e inolvidable amigo.

Simón Marchán Fiz es catedrático de Estética y Teoría de las Artes.

domingo, 4 de agosto de 2013

EN DEFENSA DEL CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS


Sumergido como estoy en las luchas del cotidiano me es imposible actualizar con frecuencia esta bitácora o cualquier intervención en las redes sociales. Pero al menos comparto ahora la noticia de una batalla aparentemente ganada: la Universidad de San Marcos habría desistido en la peregrina intención de trastornar su histórico Centro Cultural entregando porciones muy significativas de esa casona a la Facultad de Derecho.

Un despropósito ante el que muchos protestamos, por muy diversas y siempre justificadas razones. En mi caso con la agitación adicional de haber estado personalmente comprometido en la rehabilitación de ese espacio. cuando me correspondió dirigirlo durante el rectorado del historiador Manuel Burga (2001-2006). A continuación el video de la entrevista del pasado 24 de junio en la que resumo mis indignaciones, gracias a la invitación de Alicia Meza, conductora del incisivo programa Cultura 3.0, de lamula.pe. 

Otro combate político. En el mejor sentido (espero).